domingo, 23 de febrero de 2025

 

INSTITUCION EDUCATIVA CHAMPAGANAT

AÑO LECTIVO 2025

AREA DE EDUCACION ARTISTICA

DIBUJO ARTISTICO

GRADO NOVENO


AREA

ASIGNATURA

GRADO

GUIA

EDUCACION ARTISTICA

EDUCACION ARTISTICA (PINTURA)

OCTAVO

GUIA No. 1

DOCENTE

CORREO ELECTRONICO

NUMERO DE CELULAR/WhatsApp

JAIME EVER MURIEL DESCANCE (MAESTRO EN ARTES PLASTICAS)

murieldescancej@gmail.com

3152769683

PERIODO

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

PERIODO: 1

ENERO 17 DE 2025

17 DE ABRIL DE 2025

 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR

GRADO OCTAVO

PERIODO

ACADEMICO

EJE GENERADOR

 

UNIDAD

 

CONTENIDOS TEMATICOS

 

COMPETENCIAS

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO

 

CONCEPTUAL

 

PROCEDIMENTAL

 

ACTITUDINAL

 

PRIMERO

Identidad y cultura

DIBUJO ARTISTICO

Historia del dibujo, composición, equilibrio, proporción, planos bidimensionales y tridimensionales, figura humana

 

Competencia cognitiva, técnica, y creativa.

Identifica los principales períodos y estilos en la historia del dibujo.

Define el concepto de composición y sus elementos básicos (punto, línea, forma, espacio, textura).

Define el equilibrio en el arte y sus tipos (simétrico, asimétrico, radial).

Define el concepto de proporción y su relación con las dimensiones y escalas.

Diferencia entre planos bidimensionales y tridimensionales.

Reconoce las proporciones básicas del cuerpo humano.

 

 

 

Realiza investigaciones sobre artistas y movimientos artísticos relevantes.

Aplica los principios de la composición en la creación de dibujos.

Crea dibujos que demuestren los diferentes tipos de equilibrio.

Aplica técnicas de medición para lograr proporciones correctas en sus dibujos.

Crea dibujos que representen objetos en planos bidimensionales y tridimensionales.

Realiza dibujos de la figura humana aplicando proporciones correctas.

 

 

 

 

 

 

Muestra interés y respeto por las manifestaciones artísticas de diferentes épocas.

Demuestra creatividad y originalidad en la organización de elementos visuales.

Muestra atención al detalle en la búsqueda del equilibrio visual.

Muestra paciencia y dedicación en la búsqueda de la precisión.

Muestra curiosidad por explorar nuevas técnicas y materiales.

Muestra respeto por la diversidad corporal en sus representaciones.

 

 

¿QUE VOY APRENDER ¿

 
 

 



                                                                                                                                                                                

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 



 

 DIBUJO ARTISTICO

  

área

Educación artística

periodo

PRIMERO

docente

Jaime EVER Muriel

Tiempo total

10 semanas

ESTANDAR:

Comprende y analiza la evolución del dibujo a lo largo de la historia, reconociendo su importancia como medio de expresión artística y cultural, y aplica este conocimiento en la creación de obras inspiradas en diferentes movimientos y estilos. Domina los principios de la composición artística, aplicándolos de manera creativa y consciente en la organización de elementos visuales para lograr obras equilibradas y estéticamente coherentes. comprende y aplica los conceptos de equilibrio visual en sus creaciones artísticas, utilizando técnicas que permiten lograr armonía y coherencia en sus obras. Aplica técnicas de medición y comparación para representar proporciones correctas en sus dibujos, logrando representaciones realistas y coherentes. Diferencia entre planos bidimensionales y tridimensionales, y aplica técnicas de perspectiva, sombreado y volumen para crear ilusión de profundidad y realismo en sus obras. Domina las proporciones y estructuras anatómicas básicas de la figura humana, representándola de manera realista y expresiva en diferentes posturas y contextos.

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS: En el grado noveno, las competencias específicas en sensibilidadapreciación estética y comunicación en el dibujo artístico se enfocan en desarrollar la capacidad de los estudiantes para percibir, interpretar y expresar ideas, emociones y conceptos a través del arte. Estas competencias son fundamentales para fomentar una conexión más profunda con el arte y su papel en la sociedad. A continuación, se detallan estas competencias:

1.LA SENSIBILIDAD: La sensibilidad en el dibujo artístico se refiere a la capacidad de percibir, interpretar y responder emocionalmente al entorno, a las obras de arte y a las experiencias personales. Las competencias específicas incluyen:

·         Observación detallada: Desarrollar la habilidad de observar el entorno con atención, captando detalles, texturas, luces, sombras y formas que puedan inspirar creaciones artísticas.

·         Empatía visual: Aprender a interpretar emociones y sentimientos a través de elementos visuales, como el uso del color, la línea y la composición.

·         Conexión emocional: Expresar emociones y estados de ánimo a través del dibujo, utilizando técnicas que transmitan sensaciones como alegría, tristeza, tensión o calma.

·         Apertura a la diversidad: Valorar y respetar las diferentes formas de expresión artística y cultural, reconociendo la riqueza de la diversidad en el arte.

 

2.La apreciación estética: La apreciación estética implica la capacidad de reconocer, analizar y valorar la belleza, el significado y la calidad de las obras de arte. Las competencias específicas incluyen:

·         Análisis visual: Identificar y describir los elementos visuales (línea, forma, color, textura, espacio) y principios de diseño (equilibrio, ritmo, contraste, armonía) en obras de arte propias y ajenas.

·         Contextualización: Comprender el contexto histórico, cultural y social en el que se crean las obras de arte, reconociendo su influencia en el estilo y el mensaje.

·         Valoración crítica: Desarrollar un criterio personal para evaluar la calidad estética de las obras, basándose en aspectos técnicos, conceptuales y emocionales.

·         Reconocimiento de estilos: Identificar y apreciar diferentes estilos artísticos (realismo, abstracción, surrealismo, etc.) y su impacto en la expresión visual.

3.la comunicación: La comunicación en el dibujo artístico se refiere a la capacidad de transmitir ideas, mensajes y emociones de manera efectiva a través de la imagen. Las competencias específicas incluyen:

·         Narrativa visual: Crear dibujos que cuenten historias o transmitan mensajes claros, utilizando elementos visuales como símbolos, metáforas y composición.

·         Expresión de conceptos: Representar ideas abstractas o complejas a través del dibujo, utilizando técnicas que permitan una comunicación clara y efectiva.

·         Lenguaje visual: Dominar el uso del color, la forma, la línea y la textura como herramientas para comunicar emociones y conceptos.

·         Diálogo artístico: Utilizar el dibujo como medio para interactuar con otros, ya sea a través de colaboraciones artísticas o como forma de expresar opiniones y perspectivas.

·         Reflexión y argumentación: Explicar y justificar las decisiones artísticas tomadas en el proceso creativo, tanto en obras propias como en la interpretación de obras ajenas

Competencias Maristas:

Las competencias maristas en el ámbito educativo se enfocan en la formación integral de los estudiantes, integrando valores humanos, espirituales, académicos y artísticos. En el caso del dibujo artístico para el grado noveno, estas competencias se alinean con el desarrollo de habilidades técnicas, creativas y emocionales, siempre bajo el marco de los principios maristas de solidaridad, sensibilidad, respeto y excelencia. A continuación, se presentan las competencias específicas para el dibujo artístico en el contexto marista:

 

Competencias socioemocionales:

Las competencias socioemocionales en el dibujo artístico para el grado noveno se enfocan en el desarrollo de habilidades que permiten a los estudiantes gestionar sus emociones, relacionarse de manera efectiva con los demás y expresarse de forma auténtica a través del arte. Estas competencias son esenciales para fomentar el bienestar emocional, la colaboración y la creatividad en el proceso artístico. A continuación, se detallan las competencias socioemocionales clave en el contexto del dibujo artístico.

Competencias ciudadanas:

·         Reconocimiento de emociones: Identificar y expresar emociones a través del dibujo, utilizando elementos visuales como el color, la forma y la composición.

·         Regulación emocional: Aprender a manejar emociones intensas (como la frustración o la ansiedad) durante el proceso creativo, desarrollando estrategias para mantener la calma y la concentración.

Reflexión personal: Utilizar el dibujo como herramienta para explorar y comprender las propias emociones, pensamientos y experiencias personales.

 

competencia:

Competencia técnica: permite desarrollar una actividad artística con destreza y habilidad como la de colorear adecuadamente, pintar, dibujar, sombrear, entre otras realidades artísticas.

 

competencia:

 COGNITIVA habilidades cognitivas o capacidades cognitivas a las aptitudes del ser humano relacionados con el procesamiento de la información, es decir, los que implican el uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto o analógico.

competencia:

 Competencia expresiva: capacidad para expresar de múltiples formas los propios sentimientos y emociones como los sentimientos de los demás y del mundo.

 

competencia:

 Competencia creativa: genera sensibilidad para soñar, proyectar, idear, proponer o crear nuevas y significativas realidades artísticas.

competencia:

 Competencia estética: Facilita sentir, experimentar y vivir el arte de manera sensible y apasionante.

 

saber ser (competencia interpretativa)

competencia:

 COGNITIVA habilidades cognitivas o capacidades cognitivas a las aptitudes del ser humano relacionados con el procesamiento de la información, es decir, los que implican el uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto o analógico.

 

 

CONCEPTUALIZACION:

1.     HISTORIA DEL DIBUJO:



Para el grado noveno en la asignatura de Dibujo Artístico, el estudio de la Historia del Dibujo es fundamental para que los estudiantes comprendan la evolución de esta disciplina como medio de expresión artística y cultural. A continuación, se presenta una propuesta de contenido y enfoque para abordar este tema:


Historia del Dibujo para Grado noveno

Objetivo General:

Comprender la evolución del dibujo a lo largo de la historia, reconociendo su importancia como herramienta de expresión, comunicación y registro, y aplicando este conocimiento en la creación de obras inspiradas en diferentes movimientos y estilos artísticos.


Contenidos Temáticos

1.     Orígenes del Dibujo:

o    El dibujo en la prehistoria: pinturas rupestres y su función simbólica.

o    Uso del dibujo como medio de comunicación y registro en las primeras civilizaciones (Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma).

2.     El Dibujo en la Edad Media:

o    Función religiosa y simbólica del dibujo en manuscritos iluminados y vitrales.

o    Técnicas y materiales utilizados en esta época.

3.     El Renacimiento y el Dibujo:

o    El dibujo como base de las artes plásticas.

o    Grandes maestros del dibujo: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael.

o    Estudio de la anatomía humana y la perspectiva.

4.     El Dibujo en los Siglos XVII y XVIII:

o    El dibujo como herramienta de estudio y preparación para obras mayores.

o    Estilos barroco y rococó: uso del claroscuro y la expresividad.

o    Artistas representativos: Rembrandt, Peter Paul Rubens.

5.     El Dibujo en el Siglo XIX:

o    Romanticismo y Realismo: el dibujo como expresión de emociones y realidad social.

o    El surgimiento del academicismo y su influencia en las técnicas de dibujo.

o    Artistas representativos: Eugène Delacroix, Jean-Auguste-Dominique Ingres.

6.     El Dibujo en el Siglo XX y Contemporáneo:

o    Movimientos vanguardistas: cubismo, surrealismo, expresionismo.

o    El dibujo como arte independiente y no solo como boceto.

o    Técnicas modernas y experimentación con nuevos materiales.

o    Artistas representativos: Pablo Picasso, Salvador Dalí, Frida Kahlo.

2.     LA COMPOSICION:



En el grado noveno, el estudio de la composición en dibujo artístico es fundamental para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan organizar elementos visuales de manera coherente, equilibrada y estéticamente atractiva. A continuación, se presenta una propuesta de contenido y enfoque para abordar este tema:


La Composición en Dibujo Artístico para Grado noveno

Objetivo General:

Comprender y aplicar los principios y elementos de la composición en la creación de obras artísticas, logrando organizar los elementos visuales de manera efectiva para transmitir ideas, emociones y sensaciones.


Contenidos Temáticos

1.    Elementos Básicos de la Composición:

o    Punto: El elemento más simple y su función en la composición.

o    Línea: Tipos de líneas (rectas, curvas, quebradas) y su expresividad.

o    Forma: Formas geométricas y orgánicas, y su relación con el espacio.

o    Espacio: Uso del espacio positivo y negativo.

o    Textura: Visual y táctil, y su aporte a la composición.

o    Color: Armonía, contraste y temperatura del color (en caso de trabajar con color).

2.    Principios de la Composición:

o    Equilibrio: Simétrico, asimétrico y radial.

o    Unidad: Coherencia y relación entre los elementos.

o    Variedad: Diversidad de elementos para evitar la monotonía.

o    Ritmo: Repetición y alternancia de elementos para crear movimiento.

o    Contraste: Uso de opuestos (claroscuro, colores complementarios, etc.).

o    Jerarquía: Organización de elementos según su importancia visual.

3.    Técnicas de Composición:

o    Regla de los Tercios: División del espacio en tercios para ubicar elementos clave.

o    Puntos de Interés: Uso de puntos focales para guiar la mirada del espectador.

o    Líneas de Fuerza: Dirección y flujo visual en la composición.

o    Simetría y Asimetría: Uso de ambos para crear equilibrio o dinamismo.

4.    Composición en Diferentes Géneros Artísticos:

o    Composición en retratos, paisajes, bodegones y abstracciones.

o    Análisis de obras maestras para identificar técnicas compositivas.

3.     EL EQUILIBRIO:



En el grado noveno, el estudio del equilibrio en dibujo artístico es esencial para que los estudiantes comprendan cómo organizar los elementos visuales de manera armoniosa y coherente en sus obras. A continuación, se presenta una propuesta de contenido y enfoque para abordar este tema:


El Equilibrio en Dibujo Artístico para Grado noveno

Objetivo General:

Comprender y aplicar los conceptos de equilibrio visual en la creación de obras artísticas, logrando composiciones armoniosas y estéticamente atractivas.


Contenidos Temáticos

1.    Concepto de Equilibrio Visual:

o    Definición de equilibrio en el arte.

o    Importancia del equilibrio en la percepción visual y la armonía de una obra.

2.    Tipos de Equilibrio:

o    Equilibrio Simétrico: Composición dividida en partes iguales o similares.

o    Equilibrio Asimétrico: Composición con elementos diferentes pero equilibrados en peso visual.

o    Equilibrio Radial: Composición organizada alrededor de un punto central.

3.    Peso Visual:

o    Factores que influyen en el peso visual (tamaño, color, textura, ubicación).

o    Cómo distribuir elementos para lograr equilibrio.

4.    Técnicas para Lograr Equilibrio:

o    Uso del contraste y la proporción.

o    Aplicación de la regla de los tercios y otros esquemas compositivos.

o    Experimentación con la ubicación de elementos en el plano.

5.    Equilibrio en Diferentes Géneros Artísticos:

o    Equilibrio en retratos, paisajes, bodegones y abstracciones.

o    Análisis de obras maestras para identificar el uso del equilibrio.

4.    LA PROPORCION:



En el grado noveno, el estudio de la proporción en dibujo artístico es fundamental para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan representar objetos y figuras de manera realista y coherente. A continuación, se presenta una propuesta de contenido y enfoque para abordar este tema:


La Proporción en Dibujo Artístico para Grado Noveno

Objetivo General:

Comprender y aplicar los conceptos de proporción en la creación de dibujos, logrando representaciones realistas y coherentes de objetos y figuras.


Contenidos Temáticos

1.    Concepto de Proporción:

o    Definición de proporción en el arte.

o    Importancia de la proporción en la representación realista.

2.    Proporciones Básicas:

o    Proporciones en el rostro humano: división en tercios, ubicación de ojos, nariz, boca, orejas.

o    Proporciones en el cuerpo humano: relación entre cabeza, torso, extremidades.

o    Proporciones en objetos: relación entre altura, anchura y profundidad.

3.    Técnicas de Medición y Comparación:

o    Uso del lápiz como herramienta de medición.

o    Técnicas de comparación visual para ajustar proporciones.

4.    Proporción en Diferentes Géneros Artísticos:

o    Proporción en retratos, paisajes, bodegones y abstracciones.

o    Análisis de obras maestras para identificar el uso de la proporción.

5.    Errores Comunes y Corrección:

o    Identificación de errores comunes en la proporción.

o    Técnicas para corregir y ajustar proporciones en los dibujos.

 

5.     Planos bidimensionales y tridimensionales:



En el grado noveno, el estudio de los planos bidimensionales y tridimensionales en dibujo artístico es esencial para que los estudiantes comprendan cómo representar la profundidad y el volumen en sus obras. A continuación, se presenta una propuesta de contenido y enfoque para abordar este tema:


Planos Bidimensionales y Tridimensionales en Dibujo Artístico para Grado Noveno

Objetivo General:

Comprender y aplicar los conceptos de planos bidimensionales y tridimensionales en la creación de dibujos, logrando representaciones que transmitan profundidad y volumen.


Contenidos Temáticos

1.    Conceptos Básicos:

o    Plano Bidimensional: Definición y características (altura y anchura).

o    Plano Tridimensional: Definición y características (altura, anchura y profundidad).

2.    Técnicas para Representar Profundidad:

o    Perspectiva Lineal: Punto de fuga, línea del horizonte, planos cercanos y lejanos.

o    Perspectiva Atmosférica: Uso del color, tono y detalle para simular distancia.

o    Sombreado: Técnicas de claroscuro para crear volumen.

3.    Elementos de la Tridimensionalidad:

o    Volumen: Cómo representar objetos con volumen en un plano bidimensional.

o    Textura: Uso de texturas para simular superficies tridimensionales.

o    Luz y Sombra: Cómo la luz afecta la percepción del volumen.

4.    Aplicación en Diferentes Géneros Artísticos:

o    Representación de objetos, paisajes y figuras humanas en planos bidimensionales y tridimensionales.

o    Análisis de obras maestras para identificar técnicas de representación de profundidad y volumen.

5.    Ejercicios Prácticos:

o    Crear dibujos que representen objetos en planos bidimensionales y tridimensionales.

o    Experimentar con diferentes técnicas de perspectiva y sombreado.

 

6.          La figura humana (la cabeza)

 

En el grado noveno, el estudio de la figura humana, específicamente la cabeza, en el dibujo artístico es fundamental para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan representar el rostro humano de manera realista y expresiva. A continuación, se presenta una propuesta de contenido y enfoque para abordar este tema:


La Figura Humana (La Cabeza) en Dibujo Artístico para Grado Noveno

Objetivo General:

Comprender y aplicar las proporciones, estructuras y técnicas básicas para representar la cabeza humana en dibujos artísticos, logrando representaciones realistas y expresivas.


Contenidos Temáticos

1.    Proporciones Básicas de la Cabeza:

o    División del rostro en tercios: frente, nariz, mentón.

o    Ubicación de los elementos faciales: ojos, nariz, boca, orejas.

o    Relación entre las diferentes partes del rostro.

2.    Estructura Ósea y Muscular:

o    Conocimiento básico de la estructura ósea del cráneo.

o    Principales músculos faciales y su influencia en la expresión.

3.    Técnicas de Dibujo:

o    Líneas Guía: Uso de líneas para marcar proporciones y ubicación de elementos.

o    Sombreado: Técnicas de claroscuro para dar volumen y realismo.

o    Texturas: Representación de piel, cabello y otros detalles.

4.    Expresiones Faciales:

o    Estudio de las emociones básicas (alegría, tristeza, enojo, sorpresa, etc.).

o    Cómo los músculos faciales cambian con las expresiones.

5.    Ángulos y Perspectivas:

o    Dibujo de la cabeza desde diferentes ángulos (frontal, perfil, tres cuartos, vista superior e inferior).

o    Uso de la perspectiva para representar la cabeza en diferentes posiciones.

6.    Análisis de Obras Maestras:

o    Estudio de retratos de artistas reconocidos para identificar técnicas y estilos.

o    Discusión sobre cómo se logra el realismo y la expresividad en los retratos.

ACTIVIDAD CONCEPTUAL

Haz en tu cuaderno un resumen de la parte conceptual y realiza un cuadro sinóptico en la aplicación de canva.

       


 MOTIVACIÓN: valores maristas: LAHUMILDAD

ACTIVIDAD 1:

Desarrollo de la actividad 1, observar el video sobre “QUE ES LA HUMILDAD”, y realizar una reflexión, en su cuaderno.


https://www.youtube.com/watch?v=tXSwIrEXHak

PLAN LECTOR: (LIBROS SUGERIDOS PARA EL PERIODO)

ACTIVIDAD 2:

Desarrollo de la actividad 2, haz tu propia reflexión de LECTURA CRITICA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA CABEZA HUMANA EN EL ARTE

, en tu cuaderno y contesta las preguntas. (ver guía anexa).

Lectura Crítica sobre la Representación de la Cabeza Humana en el Arte

La cabeza humana ha sido uno de los elementos más estudiados y representados en la historia del arte. Como centro de expresión y comunicación, el rostro captura emociones, personalidad y cultura, convirtiéndose en un símbolo poderoso de la identidad humana. A continuación, se presenta una lectura crítica sobre la representación de la cabeza humana en el arte, seguida de preguntas para reflexionar y analizar.


Lectura Crítica:

La representación de la cabeza humana ha evolucionado a lo largo de la historia, reflejando cambios técnicos, culturales y sociales. En las civilizaciones antiguas, como Egipto y Grecia, la cabeza se representaba con un enfoque en la idealización y la simbología. Los egipcios, por ejemplo, esculpían rostros con rasgos estilizados y serenos, enfatizando la eternidad y la divinidad. En contraste, los griegos buscaban la perfección anatómica y la expresión de emociones sutiles, como se observa en las esculturas clásicas de dioses y atletas.

Durante el Renacimiento, la representación de la cabeza humana alcanzó nuevos niveles de realismo y profundidad psicológica. Artistas como Leonardo da Vinci y Albrecht Dürer estudiaron la anatomía facial en detalle, lo que les permitió capturar expresiones y emociones con gran precisión. Leonardo, en particular, utilizó el sfumato (una técnica de difuminado) para crear transiciones suaves entre luces y sombras, dando vida a rostros como el de la Mona Lisa. Este período también vio el surgimiento del retrato como género artístico independiente, donde la cabeza humana se convirtió en el foco principal para explorar la individualidad y el carácter.

En el arte moderno, la representación de la cabeza humana se volvió más experimental y simbólica. Artistas como Pablo Picasso y Amedeo Modigliani deformaron y estilizaron los rostros para expresar emociones complejas o desafiar las convenciones estéticas. Picasso, en su etapa cubista, fragmentó los rasgos faciales en formas geométricas, mientras que Modigliani alargó los rostros y cuellos para crear una sensación de elegancia y melancolía.

En el arte contemporáneo, la cabeza humana sigue siendo un tema central, pero con un enfoque en la diversidad y la identidad. Artistas como Chuck Close han utilizado técnicas hiperrealistas para capturar cada detalle del rostro, mientras que otros, como Yayoi Kusama, han explorado la abstracción y la repetición de rasgos faciales para cuestionar la percepción de la individualidad. Además, el arte contemporáneo ha abordado temas como la identidad cultural, el género y la inclusión, utilizando la cabeza humana como un medio para desafiar estereotipos y celebrar la diversidad.

En resumen, la representación de la cabeza humana en el arte no solo ha sido un ejercicio técnico, sino también una forma de explorar la identidad, las emociones y la cultura. Su estudio nos permite comprender cómo los artistas han utilizado el rostro para comunicar ideas y reflejar los valores de su tiempo.


Preguntas para Reflexión y Análisis:

1.    Contexto Histórico:

o    ¿Cómo ha cambiado la representación de la cabeza humana a lo largo de las diferentes épocas artísticas?

o    ¿Qué valores culturales o ideales estéticos se reflejan en las representaciones de la cabeza en el arte antiguo, renacentista y moderno?

2.    Técnica y Estilo:

o    ¿Qué técnicas utilizaron los artistas del Renacimiento para lograr un mayor realismo en la representación de la cabeza humana?

o    ¿Cómo rompieron los artistas modernos con las convenciones tradicionales en la representación del rostro?

3.    Expresión y Simbolismo:

o    ¿Cómo utilizaron los artistas la cabeza humana para expresar emociones o ideas?

o    ¿Qué simbolismos pueden identificarse en las representaciones de la cabeza en diferentes culturas o movimientos artísticos?

4.    Impacto Social y Cultural:

o    ¿Cómo ha influido la representación de la cabeza humana en la percepción de la identidad y la belleza?

o    ¿De qué manera el arte contemporáneo ha abordado temas como la diversidad y la inclusión a través de la representación del rostro?

5.    Reflexión Personal:

o    ¿Qué importancia crees que tiene la representación de la cabeza humana en el arte actual?

o    ¿Cómo podrías utilizar la cabeza humana en tus propias creaciones artísticas para expresar ideas o emociones?


Esta lectura crítica y las preguntas asociadas buscan fomentar una reflexión profunda sobre la importancia de la cabeza humana en el arte, así como desarrollar habilidades de análisis y pensamiento crítico en los estudiantes.

ACTIVIDAD 3:

Desarrollo de la actividad 3, Describir una obra de arte:

Observa la siguiente imagen de LA NOCHE ESTRELLADA, DE VINCENT VAN GOGH, y contesta las siguientes preguntas:



Descripción de la obra de arte: "La noche estrellada" de Vincent van Gogh

"La noche estrellada" (1889) es una de las obras más icónicas del pintor neerlandés Vincent van Gogh. Este óleo sobre lienzo, que mide 73.7 cm × 92.1 cm, fue creado durante la estancia de Van Gogh en el asilo de Saint-Paul-de-Mausole, en Saint-Rémy-de-Provence, Francia. La obra representa una vista nocturna desde la ventana de su habitación en el asilo, aunque con una interpretación altamente imaginativa y emocional.

Elementos clave de la obra:

  1. Cielo dinámico:
    • El cielo está dominado por remolinos y espirales de color azul y amarillo, que representan las estrellas y la luna. Estos remolinos transmiten una sensación de movimiento y energía.
    • Las estrellas y la luna están rodeadas por halos de luz, creando un efecto vibrante y casi mágico.
  2. Paisaje:
    • En primer plano, se observa un pueblo tranquilo con casas y una iglesia, cuyas líneas verticales contrastan con las curvas del cielo.
    • A la izquierda, un ciprés oscuro y flameante se eleva hacia el cielo, conectando la tierra con el firmamento. Este árbol es un símbolo recurrente en la obra de Van Gogh, asociado con la eternidad y la muerte.
  3. Colores y texturas:
    • Van Gogh utiliza una paleta de colores intensos y contrastantes, con tonos azules, amarillos, verdes y blancos.
    • Las pinceladas son gruesas y expresivas, una técnica característica del estilo postimpresionista de Van Gogh, que transmite emociones y movimiento.
  4. Composición:
    • La obra está estructurada en planos horizontales y verticales, creando un equilibrio entre el cielo turbulento y el pueblo sereno.
    • Las líneas curvas del cielo contrastan con las líneas rectas del pueblo y el ciprés, generando tensión visual.
  5. Simbolismo:
    • La obra refleja el estado emocional de Van Gogh, quien luchaba con problemas de salud mental. El cielo turbulento puede interpretarse como una representación de su mente inquieta, mientras que el pueblo tranquilo simboliza un deseo de paz y estabilidad.
    • El ciprés, que se eleva hacia el cielo, puede verse como un símbolo de conexión entre lo terrenal y lo espiritual.

Preguntas para analizar "La noche estrellada"

Preguntas sobre la Observación Inicial

  1. ¿Qué elementos visuales (colores, formas, líneas) llaman más tu atención en la obra?
  2. ¿Cómo describirías la atmósfera general de la pintura? ¿Transmite calma, agitación, misterio o algo más?
  3. ¿Qué sensaciones o emociones te genera la obra al observarla por primera vez?

Preguntas sobre la Técnica y el Estilo

  1. ¿Cómo describe Van Gogh el cielo y las estrellas? ¿Qué efecto tienen las pinceladas gruesas y expresivas?
  2. ¿Qué colores predominan en la obra? ¿Cómo contribuyen a la sensación de movimiento y energía?
  3. ¿Qué diferencias notas entre el cielo y el pueblo en términos de textura y estilo?

Preguntas sobre el Movimiento y la Composición

  1. ¿Cómo se representa el movimiento en el cielo? ¿Qué elementos visuales contribuyen a esta sensación?
  2. ¿Qué papel juega el ciprés en la composición de la obra? ¿Cómo conecta los diferentes planos de la pintura?
  3. ¿Cómo se equilibran las líneas curvas del cielo con las líneas rectas del pueblo y el ciprés?

Preguntas sobre el Contexto

  1. ¿Qué sabes sobre la vida de Vincent van Gogh y cómo podría estar reflejada en esta obra?
  2. ¿En qué período artístico se enmarca "La noche estrellada"? ¿Cómo influye esto en su estilo y técnica?
  3. ¿Qué significado podría tener el pueblo tranquilo en contraste con el cielo agitado?

Preguntas sobre la Interpretación Personal

  1. ¿Qué crees que Van Gogh quería transmitir con esta obra? ¿Cómo interpretas el cielo turbulento y el pueblo sereno?
  2. ¿Qué emociones o pensamientos te provoca la combinación de colores y formas en la obra?
  3. ¿Cómo relacionarías esta obra con tu propia experiencia o con situaciones de la vida real?

Preguntas para Profundizar

  1. Si pudieras cambiar algo en la obra, ¿qué sería y por qué?
  2. ¿Cómo crees que la salud mental de Van Gogh influyó en la creación de esta obra?
  3. ¿Qué mensaje o reflexión te deja "La noche estrellada" sobre la relación entre el ser humano y el universo?

ACTIVIDAD 4:

Desarrollo de la actividad 4, realizar un mapa conceptual, observa el video de:

“COMO DIBUJAR LA CABEZA”


https://www.youtube.com/watch?v=MyaWndPcFzk

 

ACTIVIDAD 5:

Desarrollo de la actividad 5, en su cuaderno elaborar ejercicios de tipos de líneas, volumen, tramas, puntillismo.

Historia del dibujo:



Composición de la cabeza:



Equilibrio de la figura humana:



La proporción de la figura humana:



Planos bi y tridimencionales:



La figura humana (la cabeza):


       

 

Saber hacer (competencia propositiva)

competencia:

 Competencia creativa: genera sensibilidad para soñar, proyectar, idear, proponer o crear nuevas y significativas realidades artísticas.

competencia:

 Competencia estética: Facilita sentir, experimentar y vivir el arte de manera sensible y apasionante.

 

 

ACTIVIDAD 6:

Desarrollo de la actividad 6, en hojas de papel Kimberly y cartón prensado elaborar trabajos creativos , de dibujo de la figura humana la cabeza con la técnica del  lápiz 6b y lápices de colores

La figura humana (la cabeza):








DESEMPEÑOS 1 PERIODO

 Dibujo artístico

GRADO OCTAVO

DESEMPEÑO # 1

DESEMPEÑO

CONCEPTO

SUPERIOR

En forma óptima sabe y valora la conceptualización de los elementos, tipos, proporciones y principios fundamentales de la historia del dibujo, composición, equilibrio, proporción, planos bidimensionales y tridimensionales, la figura humana (la cabeza), las habilidades motoras y técnicas básicas para el manejo de herramienta, observa la representación de formas simples. la creatividad y la expresión personal desde los primeros pasos, y los aplica creativamente en sus trabajos.

ALTO

Desarrolla y amplia los conocimientos en base los elementos, tipos, proporciones y principios fundamentales de la historia del dibujo, composición, equilibrio, proporción, planos bidimensionales y tridimensionales, la figura humana (la cabeza), fundamentales del dibujo, las habilidades motoras y técnicas básicas para el manejo de herramienta, observa la representación de formas simples. la creatividad y la expresión personal desde los primeros pasos, aunque con algunas imprecisiones menores en la explicación teórica o en la práctica.

BASICO

Reconoce los elementos, tipos, proporciones y principios fundamentales de la historia del dibujo, composición, equilibrio, proporción, planos bidimensionales y tridimensionales, la figura humana (la cabeza), fundamentales del dibujo, las habilidades motoras y técnicas básicas para el manejo de herramienta, observa la representación de formas simples. la creatividad y la expresión personal desde los primeros pasos, pero tiene dificultades para aplicarlas de manera coherente en sus trabajos.

BAJO

Se le dificulta valorar la conceptualización, en base los conceptos, tipos, proporciones y principios fundamentales de la historia del dibujo, composición, equilibrio, proporción, planos bidimensionales y tridimensionales, la figura humana (la cabeza), fundamentales del dibujo, las habilidades motoras y técnicas básicas para el manejo de herramienta, observa la representación de formas simples. la creatividad y la expresión personal desde los primeros pasos, mostrando una comprensión limitada de los temas.

 

DESEMPEÑO # 2

 

DESEMPEÑO

CONCEPTO

SUPERIOR

En forma excelente sabe elaborar ejercicios prácticos, crea dibujos, composiciones equilibradas y armoniosas, del equilibrio visual, con proporciones precisas y realistas, retratos realistas y expresivos, que reflejan con precisión técnicas y estilos históricos, demostrando un dominio excepcional de las características, realizando investigaciones profundas y las aplica en sus trabajos.

ALTO

Desarrolla y aplica en ejercicios prácticos crea dibujos, composiciones equilibradas y armoniosas, del equilibrio visual, con proporciones precisas y realistas, retratos realistas y expresivos, que reflejan con precisión técnicas y estilos históricos, aunque con algunas limitaciones en la creatividad

BASICO

Reconoce y aplica con ejercicios prácticos, crea dibujos, composiciones equilibradas y armoniosas, del equilibrio visual, con proporciones precisas y realistas, retratos realistas y expresivos, que reflejan con precisión técnicas y estilos históricos, realizando investigaciones básicas, pero no las aplica completamente.

BAJO

Se le dificulta practicar en su cuaderno, realizar ejercicios, no crea dibujos, composiciones equilibradas y armoniosas, del equilibrio visual, con proporciones precisas y realistas, retratos realistas y expresivos, que reflejan con precisión técnicas y estilos históricos, el estudiante no logra aplicar los elementos y principios del dibujo.

 

DESEMPEÑO # 3

 

DESEMPEÑO

CONCEPTO

SUPERIOR

En forma perfecta aplica y crea nuevas obras de arte, obras originales que reflejan un dominio excepcional de técnicas y estilos históricos, integrando elementos de diferentes períodos de manera innovadora,  con composiciones equilibradas y armoniosas, que demuestran un manejo excepcional del equilibrio visual,  también  demuestran un manejo excepcional del equilibrio visual, con retratos realistas y expresivos,  reflejando  un dominio excepcional de técnicas y estilos , integrando elementos de dibujo de manera innovadora.

ALTO

Desarrolla, aplica y crea nuevas obras de arte, obras originales que reflejan un dominio excepcional de técnicas y estilos históricos, integrando elementos de diferentes períodos, con composiciones equilibradas y armoniosas, que demuestran un manejo bueno del equilibrio visual, con retratos realistas y expresivos, aunque con algunas limitaciones en la integración o la innovación.

BASICO

Reconoce, aplica y crea nuevas obras de arte originales que reflejan un dominio excepcional de técnicas y estilos históricos, integrando elementos de diferentes períodos, equilibradas y armoniosas, que demuestran un manejo del equilibrio visual, también demuestran un manejo excepcional del equilibrio visual, con retratos realistas y expresivos, pero con errores significativos en la aplicación o la coherencia.  

BAJO

Se le dificulta crear una obra de arte, en técnicas y estilos históricos, integrando elementos de diferentes períodos, con composiciones que no demuestra un manejo del equilibrio visual, no realiza retratos realistas y expresivos, las obras son desorganizadas.

 

 

 LINCOGRAFÍAS:

1.       Historia del dibujo

https://mott.pe/noticias/conoce-la-historia-del-dibujo-en-sus-distintas-etapas/

2.      Que es la composición y porque es tan importante en el dibujo

https://design.tutsplus.com/es/articles/how-to-create-interesting-composition-in-drawing--cms-27402

3.      Concepto de equilibrio

https://concepto.de/equilibrio/

4.      Que es la proporción en el dibujo

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sabiocaldas.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/QUINTO-ARTES-SEM.-4-1.pdf

5.      Planos bidimensionales y tridimensionales

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.webcolegios.com/file/ed2097.pdf

6.      Estudio de la cabeza humana

https://es.slideshare.net/slideshow/estudio-de-la-cabeza-humana/41305590

 

RECURSOS, FORMACION EN COMPETENCIAS Y criterios DE EVALUACIÓN

 

RECURSOS:

·         Computador, internet, lineamientos curriculares del área de educación artística del Men, taxonomía de Bloom y Marzano – Kendall.

 

FORMACION EN COMPETENCIAS:

 las competencias asociadas a la educación artística son habilidades, conocimientos y actitudes que se relacionan en contextos particulares, y que deben tener unos dominios específicos. en este sentido, el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones que son responsabilidad de las artes en la escuela permite identificar tres competencias de cuyo desarrollo se ocupa la educación artística:

 1 sensibilidad

 2.apreciación estética

3.comunicación el desarrollo de estas competencias específicas surge en contextos inherentes a las prácticas artísticas, es decir, es un aprendizaje situado en el ambiente característico del taller de artes plásticas, en este sentido, es pertinente hacer una mención de lo que algunos teóricos de la educación han denominado “cognición situada”

Por otra parte, es necesario aclarar que las tres competencias específicas se abstraen aquí como ámbitos separados únicamente para efectos de su abordaje conceptual y pedagógico. se supone que de hecho están presentes e integradas y operan en todo momento de la actividad artística del estudiante, incluso en el examen de un mismo producto o una evidencia de aprendizaje. por ello, debe aclararse que en este documento orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media se requiere analizarlas por separado, aunque en el acto de enseñanza aprendizaje tengan lugar de manera simultánea y compleja. a continuación, se presenta cada una de las tres competencias.

NIVELES DE PENSAMIENTO:

Habilidades por dimensión: RAZONAMIENTO/DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Pensamiento investigativo: observación, identificación, comparación, descripción. Pensamiento creativo: representación mental, analogía.  LENGUAJE/DESARROLLO COMUNICATIVO Escucha Habla Escritura Lectura Asertividad Comunicación efectiva ESPIRITUALIDAD/FORMACIÓN ESPIRITUAL Autonomía   SOCIABLES/GESTIÓN DE EMOCIONES Relaciones interpersonales Solución de problemas y conflictos Toma de decisiones Manejo de tensiones y estrés CORPOREIDAD/DESARROLLO CORPORAL Autocuidado Lenguaje corporal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación la evaluación constituye una actividad mediante la cual los maestros tienen la oportunidad de monitorear los procesos de enseñanza y de aprendizaje de sus educandos, en la búsqueda de afianzar, mejorar, consolidar, valorar y complementar los aprendizajes de éstos.

Al respecto es conveniente recordar los rasgos fundamentales que caracterizan a la evaluación con enfoque formativo (en los niveles de educación básica y media) en el aula, tanto en el arte como en otras áreas del conocimiento:

 • es formativa, motivadora, pero nunca sancionatoria.

• utiliza diferentes técnicas y hace triangulación de la información, para emitir juicios y valoraciones contextualizadas. • se centra en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de lo que aprende.

 • Es transparente, continua y procesual.

 • convoca a todas las partes que intervienen en el proceso, en un sentido democrático y fomenta la autoevaluación en ellas.

 

 

Rúbrica de autoevaluación y coevaluación:

En esta rúbrica, evaluaremos la capacidad de los estudiantes para crear arte utilizando diferentes elementos y materiales.

 La autoevaluación permite a los estudiantes evaluar su propio trabajo.

 la coevaluación les permite evaluar el trabajo de sus compañeros.

 Los criterios de evaluación se basan en los siguientes objetivos de aprendizaje:

CRITERIOS Y RECURSOS DE EVALUACIÓN POR SABERES SABER SER

A continuación, se presentan los criterios y recursos de evaluación para el saber ser (actitudinal) en el área conceptual del dibujo artístico de grado noveno, enfocados en los temas de historia del dibujo, composición, equilibrio, proporción, planos bidimensionales y tridimensionales, y la figura humana (la cabeza). Estos criterios y recursos permiten evaluar las actitudes, valores y disposiciones de los estudiantes hacia el aprendizaje y la práctica del dibujo artístico.

1. Historia del Dibujo

Criterios:

Muestra interés y respeto por las manifestaciones artísticas de diferentes épocas.

Valora el dibujo como una herramienta de expresión cultural y artística.

Recursos:

Observación directa durante las discusiones sobre historia del arte.

Autoevaluación y coevaluación en actividades de investigación y presentación.

2. Composición

Criterios:

Demuestra creatividad y originalidad en la organización de elementos visuales.

Muestra disposición para experimentar y explorar nuevas formas de composición.

Recursos:

Observación directa durante las actividades prácticas de composición.

Rúbricas actitudinales para evaluar la creatividad y la disposición al experimentar.

3. Equilibrio

Criterios:

Muestra atención al detalle en la búsqueda del equilibrio visual.

Valora la importancia de la armonía en una obra artística.

Recursos:

Observación directa durante las actividades prácticas de equilibrio.

Diarios de aprendizaje para reflexionar sobre la importancia del equilibrio.

4. Proporción

Criterios:

Muestra paciencia y dedicación en la búsqueda de la precisión.

Valora la importancia de la proporción en la representación realista.

Recursos:

Observación directa durante las actividades prácticas de proporción.

Autoevaluación y coevaluación en ejercicios de medición y comparación.

5. Planos Bidimensionales y Tridimensionales

Criterios:

Muestra curiosidad por explorar nuevas técnicas y materiales.

Valora la importancia de la perspectiva y el volumen en el dibujo.

Recursos:

Observación directa durante las actividades prácticas de perspectiva y sombreado.

Rúbricas actitudinales para evaluar la curiosidad y la exploración.

6. Figura Humana (La Cabeza)

Criterios:

Muestra respeto por la diversidad corporal en sus representaciones.

Valora el esfuerzo y la dedicación en la práctica del dibujo de la figura humana.

Recursos:

Observación directa durante las actividades prácticas de retrato.

Entrevistas y conversaciones para conocer la percepción del estudiante sobre la figura humana.

CRITERIOS Y RECURSOS DE EVALUACIÓN POR SABERES SABER SABER

En la enseñanza del dibujo artístico en grado noveno, es fundamental establecer criterios de evaluación claros y utilizar recursos adecuados para medir el progreso de los estudiantes en aspectos como la historia del dibujo, composición, equilibrio, proporción, planos bidimensionales y tridimensionales, y la figura humana (especialmente la cabeza). A continuación, se detallan los criterios y recursos de evaluación para cada uno de estos temas:

1. Historia del Dibujo

 

Criterios de Evaluación:

Comprensión histórica: Identificar períodos, estilos y artistas representativos del dibujo a lo largo de la historia.

Análisis crítico: Analizar obras históricas, reconociendo técnicas, materiales y contextos culturales.

Aplicación práctica: Relacionar conceptos históricos con ejercicios de dibujo contemporáneos.

2. Composición

Criterios de Evaluación:

Organización visual: Distribución equilibrada de elementos en el espacio.

Uso del espacio negativo: Aprovechamiento del espacio vacío para mejorar la composición.

Jerarquía visual: Creación de puntos focales que guíen la mirada del espectador.

3. Equilibrio

Criterios de Evaluación:

Equilibrio simétrico y asimétrico: Uso adecuado de ambos tipos de equilibrio en el dibujo.

Armonía visual: Coherencia entre los elementos que componen la obra.

Peso visual: Distribución adecuada de los elementos para evitar desequilibrios.

4. Proporción

Criterios de Evaluación:

Precisión en las medidas: Correcta representación de las proporciones en objetos y figuras.

Relación entre partes: Coherencia entre las partes de un objeto o figura (ejemplo: proporciones corporales).

Escala: Uso adecuado de la escala en dibujos bidimensionales y tridimensionales.

6. Figura Humana: La Cabeza

Criterios de Evaluación:

Proporciones faciales: Correcta ubicación de los elementos del rostro (ojos, nariz, boca, orejas).

Expresividad: Capacidad para transmitir emociones a través de los rasgos faciales.

Técnica de sombreado: Uso adecuado de luces y sombras para dar volumen al rostro.

CRITERIOS Y RECURSOS DE EVALUACIÓN POR SABERES SABER HACER

En el saber hacer del dibujo artístico en grado noveno, es esencial establecer criterios de evaluación claros y utilizar recursos adecuados para medir el progreso de los estudiantes en temas como la historia del dibujo, la composición, el equilibrio, la proporción, los planos bidimensionales y tridimensionales, y la figura humana (especialmente la cabeza). A continuación, se detallan los criterios y recursos de evaluación para cada uno de estos temas:

1. Historia del Dibujo

Criterios de Evaluación:

Comprensión histórica: Identificar períodos, estilos y artistas representativos del dibujo.

Relación con la práctica: Aplicar conceptos históricos en ejercicios prácticos (por ejemplo, imitar técnicas de artistas clásicos).

Análisis crítico: Reflexionar sobre la influencia de la historia del dibujo en el arte contemporáneo.

Recursos de Evaluación:

Cuestionarios: Preguntas sobre períodos artísticos, técnicas y artistas.

Trabajos de investigación: Ensayos o presentaciones sobre un artista o movimiento específico.

Réplicas de obras: Copiar fragmentos de obras históricas para entender técnicas y estilos.

2. Composición

Criterios de Evaluación:

Organización visual: Distribución equilibrada de elementos en el espacio.

Uso del espacio negativo: Aprovechamiento del espacio vacío para mejorar la composición.

Jerarquía visual: Creación de puntos focales que guíen la mirada del espectador.

Recursos de Evaluación:

Ejercicios prácticos: Creación de composiciones con objetos simples (naturalezas muertas).

Análisis de obras: Identificación de los principios de composición en dibujos de artistas reconocidos.

Rúbricas: Listas de verificación para evaluar la distribución, el equilibrio y el impacto visual.

3. Equilibrio

art styles to try

Criterios de Evaluación:

Equilibrio simétrico y asimétrico: Uso adecuado de ambos tipos de equilibrio en el dibujo.

Armonía visual: Coherencia entre los elementos que componen la obra.

Peso visual: Distribución adecuada de los elementos para evitar desequilibrios.

Recursos de Evaluación:

Dibujos guiados: Ejercicios donde los estudiantes apliquen equilibrio simétrico y asimétrico.

Correcciones en clase: Retroalimentación directa sobre el equilibrio en los trabajos.

Autoevaluación: Preguntas reflexivas sobre cómo lograron el equilibrio en sus obras.

4. Proporción

Criterios de Evaluación:

Precisión en las medidas: Correcta representación de las proporciones en objetos y figuras.

Relación entre partes: Coherencia entre las partes de un objeto o figura (ejemplo: proporciones corporales).

Escala: Uso adecuado de la escala en dibujos bidimensionales y tridimensionales.

Recursos de Evaluación:

Ejercicios de observación: Dibujar objetos o figuras manteniendo las proporciones correctas.

Comparaciones: Superponer dibujos sobre referencias fotográficas para verificar la precisión.

Rúbricas: Evaluar la proporción en trabajos específicos, como retratos o figuras humanas.

5. Planos Bidimensionales y Tridimensionales

MaTe+TICas y ArTe: Arte 3D con líneas. Arte anamórfico y perspectiva.

Criterios de Evaluación:

Representación bidimensional: Uso de líneas, formas y sombras para crear la ilusión de profundidad.

Representación tridimensional: Aplicación de técnicas como la perspectiva y el claroscuro.

Profundidad y volumen: Creación de la sensación de tridimensionalidad en el dibujo.

Recursos de Evaluación:

Ejercicios de perspectiva: Dibujar objetos o escenas utilizando perspectiva lineal y atmosférica.

Maquetas: Crear modelos tridimensionales para entender la relación con el dibujo.

Análisis visual: Comparar dibujos bidimensionales y tridimensionales para identificar técnicas utilizadas.

6. Figura Humana: La Cabeza

Criterios de Evaluación:

Proporciones faciales: Correcta ubicación de los elementos del rostro (ojos, nariz, boca, orejas).

Expresividad: Capacidad para transmitir emociones a través de los rasgos faciales.

Técnica de sombreado: Uso adecuado de luces y sombras para dar volumen al rostro.

Recursos de Evaluación:

Retratos: Dibujar rostros desde diferentes ángulos y con distintas expresiones.

Grid method: Usar una cuadrícula para garantizar la precisión en las proporciones.

Correcciones en vivo: Dibujar modelos en clase y recibir retroalimentación inmediata.

DOMINIOS DE CONOCIMIENTO ARTISTICO

En la educación artística los dominios a desarrollar y evaluar, entendidos como proceso y resultado son los siguientes:

1.      PRODUCTIVO:

Corresponde a la creación de obras creativas en el arte, según los elementos correspondientes:

a.       Habilidad técnica en el empleo de materiales e instrumentos.

b.      Aspectos técnicos y expresivos: Relación entre lo que se expresa y las formas.

c.       Imaginación creativa: Ampliación de límites e invención.

 

2.      CRITICO:

Son tres conductas a evaluar, aprender, enseñar y aprender:

a.       Observación y descripción de las obras de arte, visuales y materiales de las obras de arte.

b.      Interpretación de la obra de arte, lo que equipara a la base de la crítica de arte.

c.       Evaluación, se identifican acciones y procesos posibles y por lo tanto evaluables al ser analizables.

 

3.      CONCEPTUAL:

Corresponde con el ámbito social, histórico y cultural del arte. Su terminología y sus subdiviones que fundamentan en categorías.

 

VALORACION DEL PROCESO:

 Corresponde a la necesidad de evaluar los resultados de la aplicación del currículo al final de la actividad y durante el programa. Al establecer el nivel de comprensión de los estudiantes de lo enseñado de sus actitudes y sentimientos con relación a las guías didácticas de artística.

 

VALORACION DEL PRODUCTO:

Evalúa los resultados de la unidad didáctica al terminar cada periodo, y determina el valor del desempeño de los ejes temáticos planteados en la guía de trabajo.

 

¿QUE EVALUAR?

¿COMO EVALUAR?

CRITERIOS

CRITERIOS DE EVALUACION

1.      Como objeto material construido por el estudiante:

 

 

a.      Materiales

Calidad y variedad de materiales

b.      Instrumentos

Adecuados ya los materiales y utilizados adecuadamente

c.       Técnica

Conocimiento de la técnica

d.      Soporte

Apropiada para la técnica y dimensiones

e.       Dimensiones

Tamaño y formato adecuado a la técnica

f.        Ejecución

Limpieza y cuidado para la ejecución

g.      Presentación

Limpieza y cuidado para la presentación

2.      Como objeto artístico:

Valores formales:

 

 

a.       Espacio

Distinción entre lo próximo y lo lejano, arriba, abajo. Utilización de la perspectiva

b.      Volumen

Posesión del volumen de los cuerpos y objetos

c.       Iluminación

Las fuentes de luz parecen señaladas nítidamente. Las sombras tienen relación con las fuentes de luz.

d.      Color

Armonía y diversidad cromática, mezclas adecuadas, reparto equilibrado , contrastes cromáticos

e.       Composición

Expresión armónica del conjunto, equilibrio entre las partes de la obra

f.        Proporciones

Proporciones entre las distintas partes de la obra

g.      Movimiento

Dinamismo y fuerza de las figuras y la composición

2.2.Valores simbólicos:

 

 

a.       Identificación de los objetos y personajes

Diversidad de objetos, personajes y presencia de detalles

b.      Relaciones

Interactuación entre personajes y objetos

c.       Asunto

Claramente determinado

d.      Tema

En concordancia con el tema y la técnica

e.       Símbolos representados

Representación apropiada

f.        Carácter simbólico general

Grueso de la representación simbólica

2.3.Valores vitales:

 

a.       Ideas o sentimientos representados

Los personajes y sus acciones presentan sentimientos

b.      Ideas o sentimientos que representa la obra

La obra se muestra alegre, triste, melancólica, etc. lo expresa claramente

2.4.Producto creativo

 

 

a.       Originalidad

La obra de arte presenta características innovadoras, respecto a la producción del estudiante o del resto de compañeros

b.      Fluidez

El estudiante tiene una copiosa producción

c.       Flexibilidad

La obra agrupa una gran variedad y diferencia de ideas y campos

d.      Elaboración

Las ideas no han quedado abocetadas, sino acabadas.

 

 ESCALA DE VALORACION NACIONAL E INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA.

 Artículo 12. La escala de valoración institucional será de acuerdo a la escala nacional de desempeño y numérica entre los límites de 1,0 a 5,0 y se expresará con un solo decimal, con aproximaciones según la estadística.

La evaluación valora la dimensión cognitiva, procedimental y actitudinal del estudiante, y se describe de manera conceptual y cuantitativa acorde con la categoría y escala nacional establecida en el decreto 1290 de 2009.

ESCALA NACIONAL

 

ESCALA CUANTITATIVA

 

DESEMPEÑOS

 

DESEMPEÑOS

 

4.6 A 5.0

 

1. De manera coherente, explica y da cuenta de lo que escomo estudiante, de lo que hace y lo que sabe.

2. Razona, comprende, interpreta, argumenta y propone soluciones.

3. Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades en la institución y/o fuera de ella.

4. Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas, adoptando una posición crítica y creativa.

5. Manifiesta sentido de pertenencia

ALTO

 

4.0 A 4.5

 

1. El estudiante, de manera eficiente, hace uso comprensivo del conocimiento: relaciona, representa, transforma, resuelve, diferencia, se apropia de los conceptos.

2. Manifiesta sentido de pertenencia

3. Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso empleando diferentes fuentes de información.

4. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas.

BASICO

 

3.0 A 3.9

 

1. El estudiante, de manera apropiada reconoce y distingue conceptos (Identifica, compara y clasifica).

2. Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida con la ayuda de los demás `para nivel alto

BAJO

 

1.0 a 2.9

 

1. No alcanza los desempeños necesarios y requiere de actividades de refuerzo y superación, sin embargo, después de realizadas las actividades de nivelación no logra alcanzar los desempeños propuestos.

2. El estudiante, evidencia dificultades en el aprendizaje, presenta altos niveles de inasistencia injustificada, manifiesta abandono y desinterés por los procesos de adquisición del conocimiento, procedimentales y actitudinales.

 

JAIME EVER MURIEL DESCANCE – MAESTRO EN ARTES PLASTICAS

No hay comentarios:

Publicar un comentario